新时期舞台摄影艺术之我见
2016-05-14叶碧波
叶碧波
摘 要:舞台摄影是对舞台演出的艺术记录,是摄影艺术的类型之一,且具有扩大舞台演出影响力的重要作用。本文介绍了新时期舞台摄影对摄影师的基本要求,结合舞台灯光的特性,详细地分析了舞台摄影的技巧,旨在为有关需要提供帮助。
关键词:舞台摄影;基本要求;技巧
中图分类号:J41 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2016)17-0139-01
随着社会的进步及国民经济的快速发展,影视行业也取得了巨大的进步。为提高舞台演出的影响力,使舞台演出得到更高的关注度及知晓度,舞台摄影也应运而生。新时期舞台摄影是一种动态摄影,不仅要求摄影师熟练掌握摄影技巧,还要对舞台的灯光、演出的剧情及相关音乐、舞蹈具有一定的了解。如何熟练掌握新时期舞台摄影的技巧,将舞台演出的内容形象生动地用画面展现出来,是当前的一个重要的课题。
一、对摄影师素养的基本要求
随着舞台演出的不断增多,舞台摄影的要求越来越高,我们有必要规范舞台摄影,对摄影师在摄影时提出行为要求和限制,以免影响舞台效果和观众欣赏。
第一,自律是对舞台摄影师最基本的要求。演出时,摄影师在拍摄位置选定后就不能随意走动,在拍摄时必须做到不影响观众观看和演出的正常进行。
第二,拍摄时最好使用消音罩或把快门声调成静音,以尽量避免发出声响或噪音影响周边观众欣赏演出。
第三,闪光灯和对焦辅助灯在舞台摄影中绝对禁止使用,就连数码相机回看照片都要严格限制,各种提示灯也应关闭或遮挡。
第四,在拍摄时最好穿深色的衣服,让自己融入观众之中,以免吸引观众的视线。
二、舞台灯光表现出的特性
舞台灯光的主要作用是提供舞台表演照明和营造氛围效果,要拍好舞台剧目表演,只有先了解舞台灯光的特性,才能用相机更好地记录舞台上光与影的变化。
(一)舞台灯光的分类
舞台灯光分聚光灯、幻灯、泛光灯三类,按安装的部位不同又分柱光、顶排光、天排光、地排光、面光、耳光、脚光及流动光。聚光灯系统指能发出定向并能控制光区范围的灯具,一般是用折射原理,通过透镜投出不同的光斑,加上螺纹柔光镜头则能产生边缘柔和的光斑;幻灯系统是在聚光灯具前再加一组物镜使其投光成像,又分为利用幻灯片成像的投景幻灯,利用长焦距物镜使小光斑清晰成像,成为突出主角形象的追光灯,通过转动的圆盘式链带把云、水、火等活动形象投在景物上的投景幻灯,以及椭球面凹镜名为造型灯等灯具;泛光灯系统是指能发出柔和均匀的光线,并能照射出一定方向灯光的灯具,一般用于照亮天幕、绘画布景或演出区域。
(二)舞台灯光的特殊性
1.光线弱色温低。舞台照明的光源一般是标准灯光色温,光线与日光相比色温较低,光线较弱,降低了拍摄速度,而演出现场又不能使用闪光灯,闪光灯会把现场的灯光型转换成日光型,不但破壞现场气氛,损害人物造型,还影响观众欣赏效果。
2.光线变化大。舞台光源必须跟随演出节目剧情的变化而变化,明暗交替,色光和白光单独出现或混合交替出现,形成浓郁的情感氛围,曝光较难掌握。
3.光线反差大。舞台光线根据剧情和造型的需要,常会出现演出区域亮、背景区域暗,顶光强,辅光弱等现象,反差十分强烈。
三、舞台摄影的技巧
(一)器材选择
1.强烈推荐使用降噪功能强大的全画幅相机和大光圈防抖镜头,获得高画质和低噪点影像。因为降噪功能强大可以使用高感光度而获得较好的画质,大光圈可以增大进光量,提高曝光速度,一般的防抖镜头可以提高2倍的快门速度,这些都可以提升拍摄的成功率。
2.在财力允许的条件下,尽量使用双机双镜拍摄。一个机身安装16-35毫米镜头,一个机身安装70-200毫米镜头,方便全景、大中近景及特写的拍摄,而一支镜头无法涵盖全部景别,在拍摄时频繁地更换镜头往往会错过很多精彩的瞬间。
3.选择带连拍功能的高像素相机。连拍可以抓住细微的肢体语言和表情变化,突出细节,高像素则有利于后期裁剪后依然保持较高像素,达到高端杂志等媒体对高画质的要求。
4.三角架或独脚架的合理使用可以大幅提升拍摄的成功率。舞台灯光虽然绚丽多彩,但色温较低,拍摄时手持相机难以稳定,有时为了特意追求动静结合的艺术效果还专门采用慢速快门拍摄,因此在舞台摄影中三脚架或独脚架是必备器材。
(二)选择合理的拍摄位置
舞台摄影常用的拍摄位置:第一,一楼大厅前3排正中偏左一点,有利于演员入场时中近景的拍摄,此处位置拍摄出来的照片是仰拍;第二,一楼大厅5至7排正中偏左一点,此处拍摄的照片全部是平视;第三,拍摄大场面的最佳的位置在二楼前排正中,此处角度属于俯拍,前后画面几乎不会重叠,画面也有图案美的效果。特别注意不要选择太偏离舞台中央或者离舞台距离太远的位置,因为光的亮度会随着距离而衰减。在相同的舞台场景,使用同一光圈,离舞台越远,所需要曝光时间就会越长,导致快门速度变慢,获得照片的成功率降低。
(三)拍摄前尽量了解剧情
要想利用技术技巧拍摄出精彩出色的照片,就最好在拍摄前观看几遍,或者向剧情知情人了解剧情,对演出的精彩的瞬间或高潮在什么时候出现做到心中有数。就能确定合适的拍摄位置、焦距、构图、光圈,以及曝光时间等,从而得心应手,拍出具有艺术性且达到策划标准的照片。
(四)准确曝光,把握光圈、测光模式、白平衡、曝光补偿与快门的组合
1.使用点测光,或局部测光和曝光补偿的有效组合。舞台灯光变化复杂,使用点测光或局部测光是最佳测光方法之一,可将测光点落在被拍摄人物的脸上或者主光灯区域,并利用曝光补偿根据“白加黑减”的原则进行增减,从而方便、快捷达到准确曝光。
2.使用自动白平衡。现在数码相机处理在复杂光线下的白平衡功能已经非常强大(特殊光源除外),在舞台灯光下也能准确自动设定,加上拍摄的完全数据格式(佳能相机是RAW格式)在后期处理中也可以随意调节,所以自动白平衡是最佳的选择。
3.快门速度、光圈和感光度(ISO)之间的关系。所需的快门速度就是你想拍摄图片效果达到的最低的曝光速度,与光圈和感光度是最佳组合。光圈越大,快门速度越快,感光度越高,快门速度越快,反之亦然。
(五)不同剧目的拍摄特点
1.舞蹈类是摄影师重點偏爱的题材。舞蹈的种类繁多,各有各的特色,主要以形体动作来表达和抒发感情。低角度仰拍可以夸张演员在跳跃时的高度,尤其是使用较慢的快门速度也能抓拍住跳跃最高点静止的瞬间。群舞跳跃时,我们通常使用正面拍摄,易使画面富有节奏与韵律,因为导演通常都以正方向的视线来设计舞蹈队形。我们一般用1/60或1/125秒来拍摄快速运动的舞姿,这样可以拍出虚实并存的图像,表现一种虚幻缥缈的感觉。同时,拍摄时可以使用连拍,增加成功率。拍摄集体舞最好的时机是开场和结尾,导演一般都设计了优美的造型,不要错过良机。
2.戏曲剧种繁多,有京剧、川剧、越剧、昆剧、沪剧等,表演时往往具有一定的规律,老生、小生、花旦、丑角等都有各自的动作特点,以手、眼、身、法、步配合唱腔来表达角色的内心活动和故事情节。其服饰也非常讲究,别具一格,化妆也以重彩浓抹为主,拍摄时应注意这些细节的表现。有些戏曲有不少跌打翻腾、斤头连串、刀枪飞舞的表演,我们应注意聆听锣鼓点的节奏,抓取精彩的瞬间,同时注意合适的快门速度,拍出理想的效果。
3.话剧与歌剧的题材具有现代性,表演方法和手段也以对话和动作为主,话剧对布景、灯光、道具等较讲究,主要表现场景,拍摄时应该将主体人物与布景、道具的情景联系。歌剧的舞台灯光强弱往往变化较大,且以唱为主,拍摄应抓住“唱”来表现典型情节。
4.杂技的拍摄重点是表现高难度的技巧和优美姿态的结合,演出高潮往往在节目的最后,我们一般使用全景、中景或近景来表现其“高难度”与“惊险”。
5.曲艺是说唱艺术,其表演人数少,道具简单,随处可演。曲艺中有些说唱还有必备的道具,作为陪体,它有助于说明曲艺的特点,拍摄时最好使用近景。
四、结语
综上所述,舞台演出的类别较多,不同的演出类别对舞台摄影的要求也不同。因此,新时期舞台摄影师要熟练掌握舞台摄影的相关技巧,结合舞台的灯光、场景等现场因素,根据舞台演出的类别及演出的内容,准确把握舞台演出的精彩瞬间,拍摄出一批批优秀的作品,为观众展示精彩的舞台演出,从而推动舞台演出事业的发展。
参考文献:
[1]王丽红.舞台摄影的特点及应该注意的问题[J].大众文艺,2016(02).
[2]上官星.浅谈舞台艺术摄影技巧[J].戏剧之家,2015(23).